Jazz Agenda

Carlo Cammarella

Carlo Cammarella

Rohesia Pas Dosé: il nuovo singolo di Francesco Del Prete

Pubblicato dall’etichetta Dodicilune il 12 luglio del 2022, Rohesia Pas Dosé è il nuovo singolo di Francesco Del Prete. Il brano, realizzato in coproduzione con l’azienda vinicola salentina Cantele, anticipa l’uscita del prossimo disco che verrà pubblicato dopo l’estate. Ne abbiamo parlato con Francesco del Prete che ci ha raccontato questa nuova avventura.

Rohesia Pas Dosé è il tuo nuovo singolo uscito per l’etichetta Dodicilune. Come nasce la collaborazione con l’azienda vinicola Cantele?

Conosco da tempo questa realtà ma l’ho ammirata sempre da lontano, apprezzandone il graduale ma inarrestabile radicamento sul territorio salentino e oltre (Stati Uniti in primis), godendo dei loro prestigiosi riconoscimenti internazionali riscossi e soprattutto gustando le loro creazioni. Ma qualcosa è scattato la scorsa estate quando, nella loro cantina, ho partecipato ad una visita guidata a cura di Claudia Barbarito, una risorsa ormai imprescindibile all’interno di Cantele; lì ho riscontrato e sono rimasto colpito dalle innumerevoli analogie col mio mestiere: come me anche loro potrebbero essere considerati dei veri e propri compositori avendo a disposizione degli ingredienti unici, l’uva in tutte le sue declinazioni possibili come per me lo sono le note musicali, da mescolare, mixare ed editare seguendo delle regole di base ma soprattutto ispirazione e gusto personale. Da qui la mia proposta a collaborare insieme per realizzare qualcosa di inedito ma soprattutto di unico.

Musica e vino: come possono dialogare insieme queste due arti apparentemente così diverse fra loro?

Premetto che mi ha incuriosito ed entusiasmatomolto il loro approccio sinestetico adottato, cioè trasformare i propri vini in una esperienza multi-sensoriale attraverso sapori, fragranze, forme, colori, profumi, materia, sostanza: anche per me è forte la tentazione di coinvolgere sfere sensoriali diverse durante le mie performances, una su tutte quella che pertiene l’accostamento della mia musica ad immagini e colori. Con tali premesse il passo successivo è stato quello di coinvolgerli nella mia idea di dedicare ad alcune bottiglie delle vere e proprie colonne sonore, dopo averle non solo gustate ma soprattutto dopo averne studiato le caratteristiche (colore, note gustative, modalità di produzione, sentori olfattivi, intensità, corpo, eventuale effervescenza, nome, etichetta,…)

Parliamo adesso di questo nuovo singolo Rohesia Pas Dosé: ce lo vuoi descrivere brevemente a livello musicale?

Il brano è la soundtrack di una tra le più prestigiose bottiglie della famiglia Cantele, il ROHESIA PAS DOSÈ per l’appunto. Ho immaginato un dialogo serrato tra violino da una parte e violoncello (suonato dall’eccezionale Marco Schiavone) dall'altra, entrambi intenti a tessere trame melodiche che trovano sfogo nei ritornelli danzati; un rincorrersi in crescendo punteggiato da pizzicati e delay a ricreare bollicine e freschezza.

Questo singolo anticipa un disco che uscirà a breve: ci vuoi dare qualche anticipazione al riguardo?

Il cd ed il vinile saranno editi dopo l’estate dalla nota etichetta discografica DODICILUNE, che ha ormai all’attivo centinaia di pubblicazioni in oltre venticinque anni di attività. Il disco raccoglierà un Lato A coi cinque brani in versione orchestrale dedicati ad altrettante bottiglie mentre il Lato B presenterà gli stessi brani arrangiati in versione alternativa più acustica e con un sacco di ospiti musicisti ad impreziosire il lavoro.

Chiudiamo con un ulteriore sguardo al futuro: hai qualche concerto in cantiere per presentare questo nuovo progetto?

Proprio in questi giorni stiamo progettando una serie di eventi mirati a far conoscere il primo singolo già pubblicato su tutte le piattaforme (a cui ne seguirà un altro tra qualche settimana) che gradualmente ci porteranno alla presentazione ufficiale dell’intero lavoro discografico, quest’autunno; ovviamente, per completezza, non possiamo esimere l’ascoltatore dalla degustazione del vino in questione, per poter unire le due esperienze, uditiva e gustativa, sì da sublimarne il momento.

Fara Music Festival 2022: dal 22 luglio al 21 agosto presso l'Abbazia di Farfa

Il 2022 è l'anno in cui Fara Music Festival torna ad essere la rassegna accogliente in grado di fondere in un unicum magico, concerti, seminari, Premio Jazz Live, jam session, enogastronomia e artigianato, immersi nel Parco Cremonesi, all'interno dell'Abbazia di Farfa a soli 40 minuti da Roma. Si torna al passato, nonostante in questi due anni la programmazione sia stata all'altezza delle migliori aspettative. Sul palco nel Parco Cremonesi di Farfa nel 2021 e in streaming nel 2020, il Festival ha accolto alcuni tra gli artisti che più rappresentano il Jazz sulla scena nazionale ed internazionale: Kurt Rosenwinkel, Lionel Loueke, Enrico Pieranunzi, Danilo Rea, Rita Marcotulli, Luca Aquino, Roberto Gatto, Fabio Zeppetella, Gabriele Mirabassi, Dario Deidda, Rosario Giuliani, Karima, Francesco Bearzatti, e un numero incredibile di giovanissimi jazzisti della nuova generazione si sono alternati sul palco del Fara Music Festival. Questo 2022 sarà finalmente un ritorno alle buone abitudini, quelle che legavano la musica alle atmosfere magiche che solo gli affascinanti borghi della Sabina riuscivano a farci vivere. Il Programma rispetto alle Edizioni precedenti si amplia notevolmente, con una programmazione che occuperà un intero mese, dal 21 Luglio al 21 Agosto.

L'anteprima del Fara Music Festival si terrà a Rieti, in Largo San Giorgio, ospiti della Fondazione Varrone, con Alessandro Casciaro Power Trio. Dal 22 al 31 Luglio si alterneranno presso l'Abbazia di Farfa, nel Parco Cremonesi, oltre 80 artisti, tra i quali spiccano i nomi di Stefano Di Battista Quartet, Franco D'Andrea, Roberto Gatto "X-Overseas", Fabio Zeppetella Quartet feat. Fabrizio Bosso, Omer Klein, Riccardo Fassi Tankio Band Plays Frank Zappa, Walter Ricci Stories, Daria Biancardi Plays The Blues, Lash & Grey, Jofre Fité Trio, Santa Cecilia Jazz Ensemble, Federico Calcagno & The Dolphians. Non solo Jazz, durante la XVI Edizione del Fara Music Festival. Tornano ad animare il Fara Music Village numerosi artigiani con le loro opere Handmade. Sarà possibile inoltre godersi il concerto cenando nel nostro ristorante, e nei giorni 25, 26, 27 Luglio sarà offerta al pubblico del Festival una degustazione con alcuni tra i migliori Vini di Casale del Giglio.

Dalla prima settimana di agosto, poi, in tutti i weekend il Festival torna una versione "Into The Garden" a partire dal 5 fino alla domenica del 21 agosto. Si alterneranno, in una dimensione più raccolta, immersi tra le mura dell'Abbazia di Farfa, Simone Basile Quintet, Francesca Remigi Archipélagos, Nagy Emma Quintet, Federico Frassi Quartet, Get Wet, Lorenzo Bisogno Quartet feat. Massimo Morganti, Paolo Principi Trio, Fortini Lincetto Duo. Ancora pochi giorni, e finalmente si potrà ritornare alle buone abitudini. Back to the Past, It's time to Jazz...

Fara Music Festival 2022

Parco Cremonesi, Abbazia di Farfa

Ingresso 10 euro + prevendita

Inizio concerti ore 21:30

Biglietti disponibili su https://www.vivaticket.com/it

Abbonamento a tutti i concerti 50 euro + prevendita

 

Dal 5 al 21 agosto “Into the Garden” tra le mura dell’Abbazia di Farfa

Ingresso gratuito - inizio concerti ore 21:30

Per info: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

PROGRAMMAZIONE
FARA MUSIC FESTIVAL 2022

22 luglio ore 21:30
Lash & Grey
22 luglio ore 22:00
Riccardo Fassi Tankio Band Play Frank Zappa

23 luglio ore 21:30
Daria Biancardi sings The Blues

24 luglio ore 21:30
Walter Ricci “Stories”

25 luglio ore 21:30
JF Trio play Transit
25 luglio ore 22:00
Santa Cecilia Jazz Ensemble “Tales from Santa Cecilia”

26 luglio ore 21:30
Federico Calcagno & The Dolphians

27 luglio ore 21:30
Franco D’Andrea

28 luglio ore 21:30
Fabio Zeppetella Quartet feat. Fabrizio Bosso

29 luglio ore 22:30
Omer Klein

30 luglio ore 21:30
Stefano Di Battista “Morricone Tales”

31 luglio ore 21:30
Roberto Gatto X-Overseas

 

DeepStorming il nuovo disco del Get Wet Trio: “il sound che fa da filo conduttore”

Pubblicato dall'etichetta Emme Record Label DeepStorming è il disco d’esordio del Get Wet Trio, progetto capitanato da Lorenzo Bagnoli che vede la partecipazione di Alessandro Cianferoni al basso, Daniele Cianferoni alla batteria con Francesco Cangi special guest al trombone in uno dei brani. Un lavoro cosmopolita ricco di groove, in cui il jazz e la musica black si fondono con il funk. Ecco cosa ci ha raccontato Lorenzo Bagnoli...

Per cominciare l'intervista parliamo subito del disco: vi va di descriverlo brevemente ai lettori di Jazz Agenda?

Diciamo che il disco è formato da una serie di idee melodiche, armoniche e ritmiche che mi sono venute in mente negli ultimi 3 anni. Non c’è un vero e proprio genere di riferimento, ma è il sound che fa da filo conduttore.Si possono sentire varie influenze all’interno del disco: dalla black music al funk, dall’arab jazz al latin, fino al pop anni ’90. Chiaramente i brani sono suonati secondo strutture e cliché più jazzistici, dove i temi sono spesso seguiti da spazzi molto improvvisativi e dinamiche estremizzate.

Raccontateci adesso la vostra storia: come è nato questo progetto e come si è evoluto nel tempo?

Abbiamo un trio da 6 anni circa, suoniamo molto in Toscana, sia a livello strumentale, sia accompagnando cantanti di vario tipo, grazie all’intesa maturata negli anni. Poco prima della pandemia ho iniziato a pensare che avrei potuto scrivere dei brani strumentali per il trio e fra una quarantena e l’altra, siamo riusciti a fare le prove: a fine 2021 abbiamo registrato il disco.

Un disco per una band o per un artista può sintetizzare diverse cose: una fotografia del momento, un punto di arrivo o di partenza: per voi cosa rappresenta?

Sinceramente spero entrambi. È un punto di partenza soprattutto per quanto riguarda le composizioni: è come se io abbia sigillato le mie conoscenze musicale sino a quel periodo. Spero sia un punto di partenza in quanto il mio obiettivo è quello di suonare in contesti più grandi dei locali toscani, mi piacerebbe portare il progetto in qualche jazz festival e in qualche club fuori dalla mia regione.

Se parliamo dei vostri riferimenti musicali cosa vi viene in mente? Ci sono degli artisti, noti o anche meno noti, che per voi sono stati davvero importanti?

Si, nonostante le mie origini siano principalmente swing, manouche e blues, negli ultimi anni ho allungato molto le antenne e mi sento molto legato ai Beatles, al cantautorato anni ‘60, alla cumbia psichedelica, il brit pop, Morricone, Chopin. A livello chitarristico mi sono ispirato a diversi mostri sacri: Julian Lage, Mark Ribot, Alfredo Nuti dal Portone, Frisell, Scofield, Lettieri, Wong.

Come vedete il vostro progetto nel futuro? In sintesi quali potrebbero essere le evoluzioni legate alla vostra musica?

Come dicevo, spero di poter suonare in contesti quali jazz club e jazz festival a livello nazionale, e magari fra un paio di anni sfornare un altro disco.

Chiudiamo con un ulteriore sguardo al futuro: avete qualche concerto in cantiere o qualche nuova registrazione da portare avanti?

Abbiamo appena suonato il 7 giugno a Fiorino sull’Arno; poi abbiamoil 31 luglio al Molo 5 e il 12 agosto a Piazza s. Marco.

 

Orpheus in the Underground: il nuovo disco del trio Barba – Negri – Ziliani

Pubblicato da Emme Record Label Orpheus in the Underground è il secondo disco del trio composto Riccardo Barba al piano e sintetizzatori, Nicola Ziliani al contrabbasso e Federico Negri alla batteria. Un progetto in cui si fondono il jazz, la musica classica, il rock e l’elettronica. Ecco come è nata questa avventura.

Per cominciare l'intervista parliamo subito del disco: vi va di descriverlo brevemente ai lettori di Jazz Agenda?

“Orpheus in the Underground” è il secondo album del nostro trio. Rispetto all’album di esordio (“Too Many Keys”), Orpheus è un lavoro più strutturato e unitario. Abbiamo cercato un suono che caratterizzasse il nostro trio. Si possono sentire echi di musica classica, rock, elettronica, il tutto sul canovaccio del jazz piano trio. Il concept del disco si muove su tre dimensioni: la prima ripercorre certi periodi della storia della musica (diversi brani portano nomi delle forme musicali antiche che li hanno ispirati); la seconda è legata alla città di Londra e alla sua Underground, mentre la terza dimensione ha un carattere più inconscio e psicologico. Ci piace immaginare che ciascun ascoltatore trovi la sua interpretazione di questo viaggio metropolitano e sotterraneo.

Raccontateci adesso la vostra storia: come è nato questo progetto e come si è evoluto nel tempo?

Il trio è nato dopo una serie di lavori musicali che ci hanno fatto incontrare e conoscere. Insieme abbiamo suonato musica jazz, swing, classica e contemporanea; l’affiatamento che ci univa ha portato alla formazione di questa band. Il nostro primo lavoro discografico è una sorta di Zibaldone che raccoglie brani scritti precedentemente e vaghi barlumi di quello che volevamo realizzare come band. Ora stiamo cercando insieme di creare un terreno congeniale alle nostre esperienze musicali e ai nostri gusti. Ragioniamo più come band rock che come la classica formazione jazzistica.

Un disco per una band o per un artista può sintetizzare diverse cose: una fotografia del momento, un punto di arrivo o di partenza: per voi cosa rappresenta?

Per noi rappresenta un punto di arrivo e di partenza allo stesso tempo. Sentiamo di aver raggiunto un obiettivo ovvero la creazione di un terreno comune su cui lavorare per creare progetti che si svilupperanno nel futuro e, ovviamente, per avere un impatto personale nei concerti dal vivo.

Se parliamo dei vostri riferimenti musicali cosa vi viene in mente? Ci sono degli artisti, noti o anche meno noti, che per voi sono stati davvero importanti?

La principale fonte di ispirazione è senza dubbio il trio di Esbjörn Svensson; quella è stata una formazione che ha saputo dare una scarica di energia al mondo del jazz. Altri artisti importanti per noi sono sicuramente il Brad Mehldau Trio e i Bad Plus. Amiamo anche trarre ispirazione da artisti provenienti da altri generi come i Radiohead, i The Smiths o compositori come Dmitri Shostakovic, Philip Glass, Steve Reich e Luciano Berio. 

Come vedete il vostro progetto nel futuro? In sintesi quali potrebbero essere le evoluzioni legate alla vostra musica?

Per il futuro abbiamo molte idee. Ci piace pensare che questo progetto non abbia una sola collocazione stilistica ma che possa spaziare tra i generi. I nostri studi musicali vanno dalla musica classica al jazz, ma negli anni abbiamo lavorato nella musica pop e d’autore così come nella musica da cinema. Ogni album è una nuova sfida. Partendo da un’idea (musicale o non) cerchiamo di lasciare spazio a tutte le possibili manifestazioni del nostro pensiero musicale. In sintesi, ci piace pensare fuori dagli schemi stilistici in favore di un’espressione più libera.

Chiudiamo con un ulteriore sguardo al futuro: avete qualche concerto in cantiere o qualche nuova registrazione da portare avanti?

Abbiamo in programma una serie di concerti per presentare “Orpheus in the Underground” sia in Italia che all’estero. Collaboreremo con la cantautrice Angela Kinczly per alcune nuove registrazioni.  Stiamo già preparando il nuovo disco che ci vedrà collaborare con un ensemble di voci; si tratta di un progetto molto ambizioso che si concretizzerà nel 2023.

I Treetops raccontano il nuovo disco Demetra: “Groove ed energia per uno sviluppo sostenibile!”

Pubblicato dalla Vagabundos records e prodotto da Pino Pecorelli (Orchestra Piazza Vittorio), Demetra è il disco d’esordio dei Treetops. Un concept album pieno di energia, groove e vitalità che vede la partecipazione di 7 ragazzi che hanno scelto lo sviluppo sostenibile come direzione da percorrere. La band è guidata da Anna Bielli (chitarra) con la partecipazione di Marcello Tirelli (tastiere), Luca Libonati (batteria), Simone Ndiaye (basso elettrico), Andrea Spiridigliozzi (chitarra elettrica), Eric Stefan Miele (sax soprano) e Daniel Ventura (sax tenore). Ecco come è nata questa nuova avventura.

Per cominciare l'intervista parliamo subito del disco: vi va di descriverlo brevemente ai lettori di Jazz Agenda?

"Demetra" è un concept album ispirato da tematiche green. Abbiamo immaginato la dea della natura svegliarsi nel mondo moderno e accorgersi di quante cose sono cambiate rispetto a come le ricordava: l'inquinamento, la sovrapproduzione di oggetti non necessari, gli allevamenti intensivi per la produzione di prodotti animali, la nostra incapacità di prendere in mano la situazione cambiando nelle piccole cose della nostra quotidianità. Sono questi gli scenari che abbiamo musicato, senza l'utilizzo di parole. Così, alla fine dell'album Demetra torna in letargo, senza forze né parole dopo tutto ciò che ha visto, con la speranza di svegliarsi un giorno e contemplare il cambiamento.


Raccontaci la tua storia: come è nato questo progetto e come si è evoluto nel tempo? 

I Treetops sono nati a dicembre 2016, definendo la formazione attuale a febbraio 2017. Dopo essersi sciolta la sua prima band, Anna, la chitarrista, ha deciso di trovare nuovi musicisti con cui continuare ad esprimersi attraverso la musica. L'idea iniziale era quella di una formazione allargata, con archi, fiati e percussioni, ma in poco più di un mese avevamo già trovato un buon equilibrio noi sette e abbiamo smesso di cercare nuovi timbri. 

Sin dalla prima prova abbiamo iniziato a comporre insieme, accantonando cover o pedali da jam session, e in modo naturale abbiamo scelto di essere un gruppo strumentale di musica originale. Ci sono state due "macro-fasi" della band: i vecchi Treetops e i nuovi Treetops. Il passaggio del testimone è avvenuto durante il lockdown del 2020, quando tutti eravamo chiusi in casa a vivere un clima surreale, con tanto tempo a disposizione per riflettere su tematiche delicate, che nella freneticità della routine abbiamo poco modo e voglia di osservare. Idealmente, Demetra è in quel periodo, musicalmente nei mesi a seguire.

Un disco per una band o per un artista può sintetizzare diverse cose: una fotografia del momento, un punto di arrivo o di partenza: per voi cosa rappresenta?

Sicuramente una somma delle tre. Una fotografia del momento, senza alcun dubbio, essendo l'album basato proprio sul mondo attuale. Un punto di arrivo perché finalmente esistiamo anche per le persone esterne alla nostra sala prove. Infine, un punto di partenza perché speriamo sia solo l'inizio di un lungo viaggio insieme.

Se parliamo dei vostri riferimenti musicali cosa vi viene in mente? Ci sono degli artisti, noti o anche meno noti, che per voi sono stati davvero importanti?

In prima linea troviamo gli Snarky Puppy, sia per la musica che producono sia per l'idea di ensemble che c'è dietro. Infatti, anche loro si occupano principalmente di musica strumentale, ma non si precludono la possibilità di collaborare con cantanti ed orchestre, ed in ogni album si possono ascoltare influenze di mondi e generi completamente diversi tra loro. Altri gruppi ed artisti importanti per noi sono i Mogwai, i Radiohead, i Gogo Penguin, Esperanza Spalding e Tigran Hamasyan.

Come vedete il vostro progetto nel futuro? In sintesi, quali potrebbero essere le evoluzioni legate alla vostra musica?

Nel futuro, come nel presente, ci vediamo senza limiti di sperimentare, che sia un nuovo disco, una colonna sonora o una collaborazione. L'evoluzione, come in tutte le cose, non avverte. Magari come per Demetra, continuerà ad essere il progresso-regresso di ciò che ci circonda ad essere il nostro "concime", o magari invece cambieremo completamente ispirazione.

Chiudiamo con un ulteriore sguardo al futuro: avete qualche concerto in cantiere o qualche nuova registrazione da portare avanti?

Intanto, sabato 30 aprile abbiamo presentato "Demetra" per la prima volta in concerto al Monk di Roma. Altre date si stanno definendo per l'estate ma ancora non possiamo annunciarle, possiamo anticiparvi solo la nostra partecipazione al festival di street-art Borgo Universo (Aielli, Abruzzo) il 2 agosto, e ad Artesettima Festival a settembre con data da destinarsi. 

Franco Tinto racconta il nuovo disco Poetesse in Musica

Pubblicato dall’etichetta Filibusta Records, Poetesse in Musica è l’ultimo disco di Franco Tinto. Un progetto in cui la poesia che si fonde con il jazz in maniera elegante, raffinata, colta. Questo lavoro rappresenta la naturale evoluzione del lavoro Accordi di Donne, ma in questo caso è stato l’autore a farsi suggestionare dalle poesie scritte da diverse autrici. Ne abbiamo parlato in maniera approfondita con Franco Tinto...

Franco, per cominciare l'intervista parliamo subito del disco: ti va di descriverlo brevemente ai lettori di Jazz Agenda?

Questo progetto fa seguito al precedente “Accordi di Donne” dove io ho composto delle musiche che ho poi consegnato a tutte donne che conoscevo, molte che lavorano in teatro, come Carlotta Proietti o Loredana Scaramella, che si sono fatte suggestionare dai miei lavori mettendoci su un testo, mentre questa volta ho fatto l'inverso, ossia partendo da una poesia dal titolo “Il Jazz” di Silvia Cozzi, una mia amica poetessa, ho continuato, sullo stesso filone precedente, ossia mi sono rivolto a tutte poetesse, che mi hanno dato lo stimolo a comporre brani sui loro testi. Quindi in questo caso sono stato io farmi suggestionare...

Ci vuoi parlare anche di questo progetto? Come è nato e come si è evoluto nel tempo?

Questo lavoro ho pensato di dargli un taglio più jazzistico, conoscendo musicisti che ben si addicevano allo stile, quindi ho pensato ad un sestetto che ho chiamato “Poetry Sextet”, con basso, batteria, chitarra elettrica, tastiere e cantante, oltre me. In alcuni brani ho inserito il sax o clarinetto, vista la mia amicizia col grande Gabriele Coen.

Perché dunque la decisione di partire da alcuni testi scritti da donne?

Beh, la risposta è racchiusa nella domanda precedente...

Un disco per una band o per un artista può sintetizzare diverse cose: una fotografia del momento, un punto di arrivo o di partenza: per te cosa rappresenta Poetesse in Musica?

Un punto di arrivo. Quando si ha avuto la fortuna di incontrare musicisti del calibro di Annalisa Peruzzi, alla voce, Fabio Penna al basso, Luca Chiaramonte alle chitarre, Pier Paolo Ferroni alla batteria e Lucio Perotti al piano, oltre al già citato Gabriele Coen ai fiati, non posso che considerarlo un punto di arrivo e di spessore, secondo me.

Se parliamo dei tuoi riferimenti musicali cosa ti viene in mente? Ci sono degli artisti, noti o anche meno noti, che per te hanno rappresentato un punto cardine?

Tantissimi. Ho iniziato col Banco del Mutuo Soccorso, passando per i Jethro Tull, e via dicendo. Fino alla mia passione, ossia Stefano Bollani...

Invece per quanto riguarda la band che ti accompagna ci vuoi dire anche in base a quale criterio hai fatto la scelta dei musicisti?

Se possiamo chiamarlo “caso”, in cui non credo, negli ultimi anni ho conosciuto i vari componenti che hanno dato vita a questo lavoro... e metterli insieme è stato un gioco da ragazzi... Ed ecco fatto!

Chiudiamo con un ulteriore sguardo al futuro: hai qualche concerto in cantiere o qualche nuova registrazione da portare avanti?

Per ora mi fermo qui. Intanto un ulteriore lavoro l'ho già prodotto, dopo questo. Ed è un quartetto con Giorgia Ginevoli al clarinetto, Carla Mulas Gonzàles al violino, Giovanna Famulari al violoncello e me alla chitarra classica, dal titolo “Noble, Sentimental” dove ho rielaborato brani di autori francesi ed argentini.

 

Max Ferri racconta il disco Message: “Un flusso di energia inarrestabile! Linguaggio jazz e furia rock!”

Pubblicato dall’etichetta Ultra Sound Records, Message è il disco d’esodio del Max Ferri Trio. Un progetto che rappresenta un mix tra jazz, rock e funk, dove non mancano lirismo e senso melodico. Hanno preso parte a questa avventura William Nicastro al basso, Giorgio di Tullio alla batteria con la partecipazione speciale di Marco Scipione al sax, Nicolò Fragile alla tastiera e Tullio Ricci al sax tenore. Ecco cosa ci ha raccontato il leader di questo trio…

Per cominciare l'intervista Max, parliamo subito del tuo disco Message: ti va di descriverlo brevemente ai lettori di Jazz Agenda?

Certamente! È un album ricco di influenze musicali differenti e comprende sia rivisitazioni sia brani originali. Quello che mi rende felice è proprio l’essere riuscito, grazie anche ai miei due compagni d’avventura, ad amalgamare tutto questo dando un’impronta riconoscibile ad ogni brano. Il Jazz è certamente l’influenza principale, l’improvvisazione e l’interplay rendono la musica fresca e vitale e sono per noi imprescindibili, queste caratteristiche vanno a incontrare di volta in volta terreni differenti:  “Message”, “Freud” e “Crispy Funky” condividono una base funk e melodie basate su cellule ritmiche accattivanti, “Mind Trip” è il brano più introverso e sofisticato, un 3/4 even eight che però viaggia attraverso vari cambi di metro, “Dance of the Spirits” il più rock con venature progressive e poi c’è Kha-tn, un brano free il cui flusso sonoro è guidato da “indicazioni” dettate da un bellissimo accadimento che mi ha cambiato la vita.

Come è nato invece questo progetto e come si è evoluto nel tempo?

Questo trio, che ho sognato per tanto tempo, si è potuto realizzare solo trovando le persone giuste.  Conoscevo già singolarmente Giorgio Di Tullio e William Nicastro ma una sera di qualche anno fa li sentii suonare insieme. Che dire? Un flusso di energia inarrestabile! Linguaggio jazz e furia rock: quello che cercavo! Dopo quel concerto parlammo insieme del mio progetto e da lì nacque tutto. Parlando di evoluzione devi tener conto che il nostro trio, anche per via del fatto che c’è stata una pandemia di mezzo, è relativamente giovane quindi l’evoluzione che abbiamo potuto osservare riguarda per ora un crescente affiatamento ed un affinamento dell’interplay.

Come vedi il tuo progetto nel futuro? Quali potrebbero essere dunque le potenzialità che si possono esprimere attraverso questa formazione?

Il trio è una formazione molto intima, man mano ci si conosce sempre meglio, artisticamente e umanamente e talvolta si diventa permettimi il termine: “uno e trino” ah ah, desidero continuare ad evolvermi all’interno di questa formazione, esplorando generi e sonorità: è così che vedo questo progetto nel futuro.

Un disco per una band o per un artista può sintetizzare diverse cose: una fotografia del momento, un punto di arrivo o di partenza: per te cosa rappresenta?

Per me rappresenta tutte e tre le cose, per un musicista affine al jazz un album non può non essere anche una fotografia del momento. “Message” è senz’altro un punto d’arrivo per me perché chiude il primo capitolo della storia di questo trio, adesso però si riprende a scrivere nuovi brani e a presentarli live quindi è anche un punto di partenza o ri-partenza.

Raccontaci adesso il tuo percorso musicale e artistico…

A quanto mi raccontano i miei genitori amavo la musica già da piccolissimo: “se c’era musica cantavi e ballavi sempre” mi dicevano. In casa si ascoltava musica pop di buona fattura e da quel primissimo background musicale ho ereditato una forte passione per la melodia. L’adolescenza è stata il periodo del Rock! Si può proprio dire che sono stato folgorato dalla sonorità della chitarra elettrica e da lì la decisione di suonarla. Mio nonno Guido, che ricordo con grande affetto, mi regalò la mia prima chitarra: una Yamaha Rgx verde fosforescente! Eravamo alla fine degli anni ’80 e nulla poteva essere troppo kitsch.

Proprio su questo strumento ho iniziato a studiare seriamente la tecnica e via via mi sono sempre più appassionato fino a decidere di farne una professione, l’ho voluto fortemente e alla fine ci sono riuscito. Inevitabilmente sono venuto a contatto con i generi musicali più disparati e mi è sempre piaciuto suonare di tutto ma… ad un certo punto mi resi conto che il jazz e soprattutto le sue contaminazioni mi attraevano irresistibilmente. Così per approfondire studiai dapprima alla Civica di Jazz di Milano e in vari seminari jazz estivi tra cui quello della Berklee in Umbria, e poi al Conservatorio Jazz di Milano.

Tra le molte situazioni in cui ho avuto la fortuna di suonare (è possibile leggere le mie collaborazioni sul sito www.maxferri.com) ce n’è una a cui sono molto legato anche perché nata proprio in seno al Cons di Milano, dove ho conosciuto Alberto Mandarini, docente appassionato che mi ha coinvolto in alcune meravigliose situazioni musicali tra cui la formazione di un sestetto di jazz elettrico di nome “Mach 6” a cui fece seguito una serie di concerti e la pubblicazione dell’album “Take Off”. Il mio cuore musicale in questo momento batte per il MF3 e per i Mach 6.

Chiudiamo con un ulteriore sguardo al futuro: concerti a parte, date le difficoltà del momento, c’è qualche novità di cui vuoi parlare?

Sono sempre stato interessato alla didattica musicale e da diversi anni insegno in una bellissima realtà milanese: Nam Centrale e Nam Bovisa. Inoltre ultimamente sono nate delle collaborazioni con altre scuole attraverso il format delle Master Class, segnalo il 30/04 presso l’accademia “Onda Sonora” di Castelletto Ticino e il 29/05 presso l’accademia “Crea Musica” di Arconate (Mi), in quest’ultima, al termine della Master seguirà anche un concerto del MF3!

A causa della pandemia la programmazione dei concerti è in forte ritardo ma qualcosa si sta muovendo, vi invito quindi a seguirci sui vari social per rimanere aggiornati sulle novità.

https://www.facebook.com/maxferritrio

https://www.instagram.com/maxx.ferri/

https://www.youtube.com/user/MaxxTrixx74

https://www.youtube.com/user/MaxxTrixx74

Infine per ascoltare l’album è possibile ordinare il cd tramite le nostre pagine web, oppure in streaming sulle più note piattaforme tra cui

Spotify: https://open.spotify.com/artist/4yX9WdTI2F8oADAP4CEQyf?si=y2oVIY8pRuOWf6Hjp_Zp9g

Rocket House e la loro fusione di groove, funk e jazz: un collettivo internazionale nato a Boston

Una fusione di groove, funk e jazz. In questo modo potremmo riassumere l’essenza del collettivo Rocket House che ha recentemente pubblicato il disco d’esordio dal titolo omonimo. Questa avventura nasce dall'incontro tra il chitarrista Francesco Staccioli ed il pianista Riccardo Gresino a Boston, dove i due musicisti hanno dato vita a un progetto che unisce musicisti provenienti da tutto il mondo. Ecco il loro racconto…

Rocket House è un collettivo che unisce musicisti provenienti da diverse parti del mondo: per cominciare ci volete raccontare la storia di questo progetto?

Ciao e grazie per l’attenzione! Rocket House é un collective di musicisti creato da Riccardo Gresino e Francesco Staccioli. Ci siamo conosciuti ad Umbria Jazz 2017 dove entrambi abbiamo vinto una borsa di studio per Berklee College of Music. Nel 2018 ci siamo trasferiti a Boston e quasi per caso abbiamo cominciato a lavorare insieme a questo progetto.  Preparavamo uno show che ci vedeva protagonisti nel college, abbiamo presentato dei brani inediti e siamo rimasti stupiti dalla risposta del pubblico. Questo ci ha fatto realizzare il potenziale di Rocket House.

Rocket House: il nome del collettivo e a questo punto anche del disco d’esordio questo nome ha un significato particolare per voi?

Il nome del progetto e del self-titled album rappresenta davvero nel dettaglio chi siamo. La parola House è perfetta nel descrivere il rapporto che abbiamo con i musicisti ed allo stesso tempo con il pubblico durante le performances. Rocket invece rappresenta la nostra passione per lo spazio e le avventure: spingersi oltre ai limiti, scoprire nuove possibilità in modo energico come un razzo.

All’interno del disco possiamo ascoltare diversi linguaggi: dal jazz al funk, passando anche per momenti melodici: vi va di descriverlo brevemente ai lettori di Jazz Agenda?

Certo! Siamo molto attenti e meticolosi nell’evidenziare la melodia e sostenerla con groove incalzante e armonie fresche e arrangiamenti frizzanti. Ne risulta un prodotto essenziale che arriva in maniera diretta e sincera all’ascoltatore e proprio questo è il nostro tratto distintivo: lasciare una sensazione di allegria e coinvolgimento, colonna sonora di una semplice quotidianità.

Ascoltando questo disco, che ha in sé molte sfaccettature, la cosa che ci viene in mente è che abbraccia la musica “black” nel senso più ampio del termine. C’è un filo conduttore che lega i brani di questo progetto?

Sicuramente siamo ampiamente influenzati dalla musica afroamericana. Jazz, Blues, Funk sono stati e sono tuttora i nostri principali ascolti e fonti di ispirazione e studio. Ci approcciamo a queste sonorità con rispetto per la tradizione e per il significato che portano. Filo conduttore? Difficile da dire…sicuramente Blues e Groove sono elementi indispensabili.

Tutto nasce a Boston, forse da un incontro fortuito: che aria si respira da quelle parti e quanto ha influito nelle vostre composizioni?

L’atmosfera che abbiamo trovato a Boston, Berklee in particolare è stata la scintilla ed allo stesso tempo la benzina del progetto. Boston, con le sue innumerevoli università, è già di per se un ambiente stimolante e in continuo rinnovamento. Berklee è un bacino enorme di musicisti talentuosi provenienti da tutto il mondo dove culture diverse si intrecciano in ogni momento. Per noi, oltre ad aver apportato una notevole apertura mentale, ha contribuito ad arricchirci ed ispirarci. Per dare un’idea di questo basta guardare ai credits dell’album: Ghana, Indonesia, Colombia, Hong Kong, Usa, Europa etc. sono le nazionalità dei musicisti ed amici presenti nel disco.

Un disco per una band o per un artista può sintetizzare diverse cose: una fotografia del momento, un punto di arrivo o di partenza: per voi cosa rappresenta?

La scelta di metterci in gioco, lasciare il nostro paese per allargare le nostre vedute ci ha reso ancor di più consci di quanto sia importante valorizzare i momenti e le cose più semplici. Questo mind-set è sicuramente alla base di questo lavoro ed, allo stesso tempo, una costante per il futuro. Diremmo assolutamente punto di partenza: pensare di essere arrivati porta con se la fine di stimoli e chiusura mentale.  Per noi ogni traguardo è l’inizio di un nuovo percorso.

Se parliamo dei vostri riferimenti musicali cosa vi viene in mente? Ci sono degli artisti, noti o anche meno noti, che per voi sono stati davvero importanti?

Dagli Snarky Puppy a Robert Glasper passando per Lettuce e Alfa Mist. Queste sono le nostre principali influenze ma siamo sempre alla ricerca di stimoli. Cerchiamo sempre un immaginario prima di comporre e questo ci porta a toccare tematiche e ambientazioni diverse.

Come vedete il vostro progetto nel futuro? In sintesi quali potrebbero essere le evoluzioni legate alla vostra musica?

Prima di tutto vogliamo valorizzare al meglio questo lavoro che finalmente è disponibile su tutte le piattaforme streaming ed in versione fisica come custom usb a forma di Rocket. Oltre allo streaming, continueremo a portare il nostro progetto ad esibirsi live in Los Angeles con la speranza di poter un giorno tornare da artisti sul palco di Umbria Jazz. Grazie mille ancora per lo spazio e per le domande. Siamo contenti che abbiate apprezzato il nostro disco e vi terremo sicuramente aggiornati per futuri eventi/pubblicazioni!!

Contatti

Streaming: https://linktr.ee/ROCKET_HOUSE

Spotify: https://open.spotify.com/album/4U2hbI0qngfnxwh1Ztlo1C?si=PXn2i4ZQTGuEFqdzGGOULg

Instagram:https://www.instagram.com/wix/

Facebook:https://www.facebook.com/rockethouseofficial

 

Francesco Cavestri racconta il disco Early 17: il jazz che sposa i linguaggi dell’hip-hop, soul e R&B

Un disco ricco di contaminazioni dove il jazz si sposa con i linguaggi dell’hip-hop, soul e R&B. In questo modo potremmo riassumere l’essenza del disco d’esordio del giovane pianista bolognese Francesco Cavestri intitolato Early 17. Nella line up di questo progetto abbiamo Massimo Tagliata (produzione, synth e flauto traverso) Massimiliano Turone al basso, Roberto “Red” Rossi alla batteria, Fabrizio Poli alle percussioni, Cesare Maria Dalbagno alla voce (solo in un brano), con la partecipazione speciale di Fabrizio Bosso alla tromba (tracce 3,7) e Silvia Donati alla voce (traccia 6). Francesco Cavestri ci ha raccontato come è nata questa avventura.

Per cominciare l'intervista parliamo subito del disco: ti va di descriverlo brevemente ai lettori di Jazz Agenda?

Early 17 è un invito, rivolto specialmente ai giovani come me, a non ignorare le origini e la fondazione dei generi che più amiamo e ascoltiamo al giorno d’oggi. L’hip-hop, l’r&b, il soul, perfino la musica elettronica, hanno al loro interno profonde influenze e riferimenti alla musica jazz e nel disco volevo comunicare agli ascoltatori queste contaminazioni. Un esempio è Intro / Salute to Dilla, la prima traccia del progetto, che unisce una composizione originale con un tributo a J Dilla, produttore pioniere dell’hip-hop, con un arrangiamento in trio di The Look of Love degli Slum Village, prodotto proprio da J Dilla. Il tributo a MF Doom con un arrangiamento della traccia Figaro prodotta da Madlib è un altro esempio all’interno del disco di riferimento al mondo hip-hop in chiave jazz.

Early 17 è un progetto dall’ampio respiro, con al suo interno diverse atmosfere e sensazioni; Si passa da momenti più ritmati e incalzanti, come FINALLY GOT SOMETHING o Living the Journey / No One Like You a composizioni più evanescenti e rarefatte, come In the Way of Silence o Chick’s Sighting, dove si muove con maestria la tromba di Fabrizio Bosso, o ancora Letter to a Lover, dove trova dimora la dolce voce di Silvia Donati.

Raccontaci la tua storia: come è nato questo progetto e come si è evoluto nel tempo?

Il progetto è nato durante il primo lockdown nel 2020, anche se era da un po’ che accarezzavo l’idea di incidere musica che facesse tesoro dei miei vari ascolti e ispirazioni. Già dall’anno prima avevo infatti dato vita a varie idee, registrazioni, bozze di memo vocali e appunti su carta, ma nulla di definito e soprattutto di strutturato. È stato proprio durante la permanenza obbligata in casa che ha cominciato a prendere forma Early 17, partendo dal brano FINALLY GOT SOMETHING (tradotto finalmente ho trovato qualcosa), grido liberatorio che trasmette la gioia di aver finalmente posto il primo mattoncino per la creazione di un intero progetto.

Un disco per una band o per un artista può sintetizzare diverse cose: una fotografia del momento, un punto di arrivo o di partenza: per te cosa rappresenta?

Per me rappresenta sicuramente un flusso che fa tesoro di quelle che sono le mie più grandi ispirazioni e influenze musicali. Non è un caso che la traccia conclusiva dell’album sia proprio intitolata STREAMS, ovvero “flussi”. È un disco in cui, soprattutto nei primi quattro brani, ho voluto riprendere i miei ascolti e ciò da cui più mi sento ispirato quando scrivo; come se nel mio album d’esordio volessi prima di tutto ringraziare chi mi sta più plasmando come musicista. L’ispirazione che raccolgo dai miei punti di riferimento viene poi canalizzata nell’ideazione di brani originali, che compongono la totalità del disco. È proprio questo alternarsi di elementi originali e citazioni uno dei leitmotiv del progetto.

Early 17 è il primo tassello, di cui vado molto fiero, di un percorso che non vedo l’ora di portare avanti e affrontare, facendo tesoro sia dei momenti di ispirazione, quelli positivi, che dei periodi di difficoltà, di mancanza creativa, di rifiuto.

Se parliamo dei tuoi riferimenti musicali cosa ti viene in mente? Ci sono degli artisti, noti o anche meno noti, che per te sono stati davvero importanti?

Moltissimi, io amo attingere da più generi, e da artisti appartenenti a mondi musicali differenti. Alcuni degli artisti più determinanti nel mio percorso di crescita li ho citati nel disco: da Herbie Hancock a Robert Glasper (entrambi artisti a cui rendo omaggio nella traccia “Living the Journey / No One Like You”), passando per Miles Davis (con il solo piano finale di “In the Way of Silence”) fino a J Dilla con il tributo nel brano “Intro / Salute to Dilla”. Ci sono poi altri artisti le cui influenze sono fortemente riconoscibili nel mio modo di vedere la musica, come ad esempio Bill Evans, Kaytranada, Frank Ocean, Tyler the Creator, Kendrick Lamar.

Come vedi il tuo progetto nel futuro? In sintesi, quali potrebbero essere le evoluzioni legate alla tua musica?

Nel recente futuro spero di poter presentare il mio disco dal vivo in più posti possibile, la musica live sta ripartendo e io non potrei essere più contento. Ho già avuto l’onore di fare due serate di presentazione al Bravo Caffè di Bologna accompagnato da Fabrizio Bosso alla tromba e mi sono reso conto di quanto sia gratificante presentare i propri progetti dal vivo. Il viaggio di Early 17 è appena iniziato, mi piacerebbe molto portarlo a Roma, Milano, Torino..
Per quanto riguarda il lungo termine, non mi pongo limiti. Quello che amo ascoltare è anche quello che amo suonare, di conseguenza vedo nitida la possibilità di affrontare progetti che tocchino ancor più da vicino il mondo della musica elettronica, dell’hip-hop, dell’r&b, mantenendo sempre come fulcro creativo il jazz. D’altronde, il jazz stesso è stato sempre un genere in continua evoluzione, perché fermarsi proprio ora?

Chiudiamo con un ulteriore sguardo al futuro: hai qualche concerto in cantiere o qualche nuova registrazione da portare avanti?

Ho alcuni progetti in mente con giovani musicisti. L’esperienza di studio al Berklee College of Music di Boston mi ha portato a conoscere molti giovani artisti interessanti e non escludo la possibilità di avviare delle collaborazioni con alcuni di loro. Continuerò anche il sodalizio con la cantante Roberta Gentile, con cui ho già inciso un brano; abbiamo anche avuto l’occasione di esibirci insieme in concerto e vedo in lei un fuoco creativo con cui dare vita a bellissimi progetti. Anche la collaborazione con Fabrizio Bosso è stata per me fondamentale, sia nella produzione dei brani insieme che nei live in cui è salito con me sul palco, spero di approfondirla ulteriormente; ogni volta che lo incontro è una scuola, un costante stimolo a crescere come musicista.  Tornerò in studio molto presto, con tante idee e la promessa di portare sempre qualcosa di originale, inedito, nuovo.

Mario Donatone racconta il disco “Blues is my bad Medicine”: un’indagine sulle origini del blues

Pubblicato dall’etichetta Groove Master Edition, Blues is My Bad Medicine è l’ultimo disco di Mario Donatone. Un viaggio verso le origini del blues e verso un mondo sconosciuto che ha lasciato un retaggio importante nella musica moderna. In parallelo a questo lavoro, realizzato con la partecipazione di Gio’ Bosco, è uscito anche il libro Blues Che Viaggiano in Prima classe - la lunga strada della musica del diavolo dalle paludi del Delta al mondo del rock'n'roll. Un progetto quest’ultimo che rappresenta un’indagine verso una musica mitica partendo dallo studio del suo linguaggio e analizzando quei legami invisibili con il rock, il jazz e tutte le altre espressioni più attuali. Ne abbiamo parlato con Mario Donatone

Mario, per cominciare l’intervista ci vuoi raccontare la storia di questo progetto. Come è nata l’idea di dar vita a questo nuovo lavoro intitolato Blues is My Bad Medicine?

Sentivo da anni l’esigenza di approfondire come interprete musicale il mondo affascinante del blues delle origini. La libertà e l’intensità che emanavano i primi artisti che hanno inciso questa musica, (da Blind Lemon Jefferson a Lonnie Johnson e tanti altri) ha sempre esercitato un forte ascendente su di me. Inoltre ritengo che sia importante fare i conti con l’approccio estremamente autentico ed emotivo del blues di quell’epoca, che ha ancora molto da insegnarci. Si tratta di una filosofia sonora cruda e apparentemente semplice in grado di esprimere una creatività a briglie sciolte che nel blues più elettrico e moderno non è più così spiccata, perché subentrano degli schemi che anticipano i codici comunicativi della musica di massa. Il rock, da cui molti della mia generazione provengono, ha soprattutto questo retroterra alle sue spalle.

Parliamo adesso del disco: ti va di descriverlo brevemente ai lettori di Jazz Agenda?

E’ un disco totalmente acustico. Gli unici strumenti sono il mio pianoforte, la mia voce, e quella di Giò Bosco su quattro brani, (due duetti e due assoli). Ho voluto, dopo quarant’anni di percorso musicale, esprimere un mio punto di vista artistico esaltando le possibilità di stile e di atmosfera che è in grado di materializzare uno strumento come il pianoforte, che nonostante sia meno considerato rispetto ad esempio alla chitarra, (in questo genere musicale), ha in realtà una capacità unica di rappresentare l’aspetto più percussivo e “africano” del blues.

Allo stesso tempo ha la capacità di essere un sostegno e un elemento dialogante estremamente stimolante e complementare rispetto alla voce, facendone risaltare in un modo unico le sue sfumature. Il pianoforte attraversa in modo importante e insostituibile la lunga storia della musica afroamericana, dal ragtime, al gospel, al boogie-woogie, ed io ho cercato di far rivivere questi aspetti mettendoli al servizio della poetica dei singoli brani.

Come cantante ho cercato di esprimere con la massima naturalezza e autenticità possibile il cuore di questi brani, dando la mia lettura di quello che è l’immediatezza e allo stesso tempo la sofisticazione dell’atto del cantare il blues. Il disco è stato registrato all’Arcipelago Studios dall’ottimo Stefano Isola, e una cosa che mi preme sottolineare è che ogni brano è stato videato in tempo reale, alimentando un’idea di espressione musicale nuda e cruda. I video saranno presto messi su Youtube.

Vuoi aggiungere qualcosa sulla scelta del repertorio?

Non sono tutti dei blues, vi sono brani più gospel come “ Nobody’s fault but mine”, o più modali come “I’m so glad”. Vi sono blues-rag come “Cocaine blues”, o ballate come “Tomorrow night”. C’è anche un mio brano originale che esprime la filosofia che è alla base di questo disco, e che si chiama “Blues is my bad medicine”.Una particolare luce sul blues femminile viene data dalla partecipazione di Giò Bosco, che rivisita con passione e naturalezza brani di Bessie Smith, Clara Smith e Sister Rosetta Tharpe. Inoltre io mi sono tolto il vecchio sfizio generazionale di suonare il mitico Honky Tonky Train Blues.

Tutti questi brani hanno avuto delle importanti versioni nel mondo del rock e del soul degli anni ’60 e ’70 del secolo scorso, e l’idea era quella di mettere in luce lo stretto legame tra questi due mondi, e questo è anche il tema principale del mio saggio storico-letterario “Blues che viaggiano in prima classe”, la mia prima opera come scrittore e didatta concepita insieme a questo disco e collegata ad esso.

Cosa possiamo trovare invece all’interno delle pagine del libro e soprattutto come hai affrontato il percorso didattico?

Si tratta di un’ipotesi di metodo per uno studio di alta formazione sul blues. L’escamotage di analizzare il percorso storico e stilistico di 15 brani nati nell’epoca del blues prebellico, (gli stessi che ho inciso nel disco), mi ha permesso di attraversare gli aspetti più importanti di questo fenomeno estremamente vario e complesso. Si parla di eventi storici fondamentali come il Folk Revival, L’Harlem Reinassance, il festival di Woodstock, la psichedelia, ma anche degli stili e delle individualità più importanti di un secolo di musica, indagando il loro linguaggio attraverso le varie versioni storiche di questi brani, e cercando di cogliere continuità e discontinuità di un’evoluzione artistica multiforme ed epocale.

In base a quale criterio hai scelto i brani che lo compongono?

Volevo offrire una panoramica il più possibile completa e problematica di quel mondo. Il blues delle origini non contemplava solo una serie di personaggi solitari e sradicati che suonavano agli angoli delle strade o nei raduni campagnoli, ma era caratterizzato da tendenze, stili, scuole ed esperienze artistiche importanti ed innovative che diedero idee e linfa vitale a tutta la musica neroamericana fino a confluire nel grande fenomeno musicale ma anche sociale e di costume del rock. La radice dei suoni di oggi è tutta lì, e ci sono molti studiosi che lo hanno messo in risalto., ma nessuno che ha affrontato questo tema in un modo organico. Non voglio dire che io ci sia riuscito, ma ho provato a lanciare il classico sasso.

Chiudiamo anche con una proiezione verso il futuro: ci sarà modo di vedere una presentazione live di questo progetto?

Diverse. A Brescia allo Strampalato l’1° aprile, al C.M. di Varasso (Varese) con l’organizzazione del Jazz Club di Varese il 2 aprile, e il 3 aprile a Milano, dove nel pomeriggio terrò una masterclass alla School of blues e la sera suonerò allo Spirit de Milan. Inoltre il 9 aprile sarò al centro Baraonda a Nettuno, e il 12 maggio farò uno spettacolo al Teatro Golden di Roma, e mentre scrivo si stanno aggiungendo altre opportunità live che potrete apprendere seguendomi sui social.

 

 

Sottoscrivi questo feed RSS